Bienvenidos a este, un espacio didáctico multilingüe sobre la Tuba y el Bombardino.

Espero y deseo que encuentren lo que buscan y les ayude en sus intereses sobre nuestro excelente instrumento.

IBSN

IBSN: Internet Blog Serial Number 7212-1413-1-0

SOBRE MÍ

Mi foto
PhD "Cum Laude" en Patrimonio Artístico y Cultural (UCO, UJA, UHU y UEX). Artista/Embajador “Wessex” y “Mercer&Barker".“Profesor Superior de Tuba” (RCSM de Madrid.España)). “Instrumentista/Profesor de Tuba y Práctica de Conjunto” (ENA/Cuba).Miembro de I.T.E.A., AETYB y UNEAC. Director Máster Pedagogía Instrumental (UAX)/// PhD "Cum Laude" in Artistic and Cultural Heritage (UCO, UJA, UHU and UEX). Artist/Ambassador "Wessex" and "Mercer&Barker". "Profesor Superior de Tuba" (RCSM de Madrid.Spain)). "Instrumentalist/Teacher of Tuba and Ensemble Practice (ENA/Cuba), Member of I.T.E.A., AETYB and UNEAC. Director Master in Instrumental Pedagogy (UAX).
Mostrando entradas con la etiqueta Willson. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Willson. Mostrar todas las entradas

viernes, 9 de junio de 2023

"“ENTRE TUBAS Y BOMBARDINOS: CONVERSANDO CON JÓVENES PROMESAS...JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ"

 Hola a todos.

Es para mí un placer y un sano orgullo poder iniciar esta nueva serie de entrevistas con los jóvenes talentos de la Tuba y el Bombardino del panorama español que tantos loas  están obteniendo tanto a nivel nacional como internacional.

Iniciamos esta serie con un talentosisimo bombardinista y trombonista gallego que con seguridad seguirá cosechando éxitos y dejado muy en alto al bombardino español.

Sin más comencemos...

Nombre y apellido:

José Manuel Vázquez 

¿Qué instrumento / s usas?

Bombardino y trombón 

De que fabricante y modelo son los instrumentos que utilizas y porque:

Bombardino Willson 2900TA - Es un instrumento que destaca por la pureza de su sonido, su material un poco más grueso que el de otras marcas líderes sacrifica un poco de proyección para conseguir una calidad y uniformidad en todo el registro. Además, la sensación que tengo cuando lo toco es que a pesar de hacerme trabajar un poco más en algunos aspectos me aporta un control y claridad que no he encontrado en ningún otro instrumento. 

Trombón Conn 18H Coprion Bell - Adquirí este instrumento porque buscaba un trombón de tudel estrecho para proyectos de jazz y música moderna. Este trombón me sorprendió gratamente. A menudo cuando buscas un trombón de tudel estrecho acabas encontrando instrumentos con un sonido frágil y con falta de resonancias graves. La campana de mi trombón está fabricada enteramente con cobre, un material que le aporta cuerpo y que no permite abrir el sonido tan fácilmente. Esto me deja encontrar sonoridades más oscuras sin perder las ventajas que un trombón de tudel estrecho te aporta en registro y gestión de aire (algo muy importante para mí a la hora de improvisar en una agrupación de jazz o música moderna).

De que fabricante y modelo son la / s boquilla / s que usas y porque:

Bombardino, Schilke 51 - Utilizo esta boquilla desde hace más de nueve años y estoy muy contento con ella. No se me malinterprete, he probado muchas a lo largo de los años… e incluso cuando más pensaba que había encontrado una alternativa mejor siempre he acabado volviendo a ella. Me permite conseguir diversos colores y me ayuda mucho en todos los registros en un formato realmente cómodo para mí (no suelo encontrarme agusto con boquillas más grandes). 

Trombón, Vincent Bach 6 y ¾ - Conserva la cavidad de una boquilla 6 y ½ con un aro ligeramente más pequeño. Igual que el trombón que utilizo, un equilibrio muy bueno entre calidad de sonido y agilidad en los registros extremos. 

Háblanos un poco sobre tus experiencias y gustos de un fabricante en particular y por qué?

En lo que llevo de mi corta carrera solo he trabajado con mi instrumento Willson. Seguramente tengan mucho que mejorar en marketing y redes sociales, algo que en mi opinión es cada vez más importante, pero tienen un muy buen producto. He probado otros instrumentos y evidentemente he encontrado algunos que me aportarían beneficios que probablemente sean pequeñas carencias en el mío. Pero para mí un instrumento es cuestión de equilibrios y creo que el mío es excelente en ello. Creo que podría ser el perfecto instrumento para muchos músicos. 


Hablemos de tu EDUCACIÓN:

¿Cuándo y dónde comenzaste tus estudios del bombardino?

Comencé en el año 2007 en la localidad de Betanzos, el pueblo donde nací.

¿A que edad?

Siete años de edad

¿Qué razones ó circunstancias le llevaron a estudiar este instrumento?

Me duele un poco admitir que en realidad yo quería la trompeta, pero hacían falta bombardinos en la banda y eso fue lo que me dio mi profesor, al cual estoy agradecido, he de decir. Creo que la mayoría de bombardinistas tenemos una historia similar en esto…

¿Quiénes han sido tus principales maestros?

Raúl Galán, fue mi profesor durante diez años, desde los 7 años hasta los 18 acabando el sexto año de grado medio.

Pep Burguera, estudié con el cuatro años y seguiré aprendiendo de él para siempre.

Thomas Rüedi, estoy acabando mi segundo y último año de máster con él en la ciudad de Lucerna.


En cuanto a tu EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Por favor déjanos un recuento de tu experiencia como solista, miembro de grupos de cámara, orquesta, banda, etc.

En Orquesta y/o Banda:

He participado con la Orquestra Simfónica de les Illes Balears en dos ocasiones. 

Conciertos como Solista:

He actuado como solista con la banda municipal de Palma (Simfovents), la Feldmusik Sarnen (Suiza), la banda de la ZHdK de Zurich (Suiza), con la orquesta sinfónica de la Isla de Jeju (Corea del Sur), la banda del CRR de Amiens (Francia), con l'Orchestre d'Harmonie de Lille Fives (Francia), con la banda del CMUS de A Coruña y con la Societat Musical la Pau de Beneixama. 


OTROS TEMAS DE INTERÉS. EL BOMBARDINO EN ESPAÑA.

Aquí en España, en algunos centros se considera que el Bombardino, es un instrumento que debería tener su propia especialización y, por otro lado, algunos creen que, como instrumentista, uno debe conocer y dominar la Tuba y el Bombardino.

¿Podrías darnos tu opinión sobre esto y sobre cómo abordarías este tema en interés de una educación y capacitación adaptadas a la especialización necesaria que se requiere en la actualidad a nivel mundial de este instrumento?

He de ser sincero y decir que no he conocido a nadie, que forme parte del mundo de la tuba o el bombardino, que piense que un músico debería dominar ambos instrumentos. He podido escuchar que es interesante conocerlos de cara a un futuro laboral en el mundo de la enseñanza, pero desde luego no como intérprete. Técnicamente son instrumentos muy alejados y ello dificulta en gran medida alcanzar un nivel alto en ambos a la vez. Por supuesto hay casos de músicos que son capaces de tener un gran control sobre la tuba y el bombardino, pero en ningún caso considero que se deba exigir eso a un intérprete. 

¿Cómo ves la enseñanza de el Bombardino en España actualmente y de cara al futuro?

Existe un problema hoy en día para el o la bombardinista que acaba sus estudios de grado profesional. Y es que si quiere continuar su enseñanza en España tiene muy complicado encontrar un centro superior en el cual haya un especialista de su instrumento. Evidentemente, se puede aprender mucho de cualquier otro profesor o profesora de viento metal, incluido el mundo de la tuba. Pero el bombardino hoy en día ya no es una tuba, por las enormes diferencias en la técnica, en el lenguaje del repertorio y en el futuro laboral. Afortunadamente aún hay profesores de bombardino en algunos conservatorios superiores del país.

¿Podrías hablarnos sobre el acontecer del bombardino en España en la actualidad?

Es una pregunta difícil de responder. España es muy grande y aunque toquemos un instrumento pequeño en popularidad somos muchos más de lo que pensamos, al menos eso quiero creer. Si tuviese que definir el momento actual probablemente me quedaría con que está habiendo una renovación generacional muy interesante. En ningún caso entendida como un reemplazo de la generación nueva, pero sí entendida como la llegada de muchos músicos de nivel al panorama nacional que creo que pueden aportar mucho. Solo hay algo que amenaza un poco el avance de esta generación de músicos que están terminando sus estudios, la dificultad para encontrar un trabajo estable. 

Me encantaría ver en un futuro algo más parecido a lo que se ha podido ver en Francia, con grupos extravagantes y atrevidos como Elefant Tuba Horde o Octopussy Orquestra; con músicos de estilo ecléctico, casi inclasificable, como Anthony Caillet; apariciones en el mundo del teatro como Helene Escrivá; grupos de cámara excelentes como Opus 333… Creo que en España hay talento para soñar con un futuro en el cual veamos músicos por encima de sus instrumentos, creaciones y originalidad. 

¿Cuales son, a tu parecer, los máximos exponentes históricos de la Tuba y el Bombardino en España?

No me atrevo a responder esta pregunta, no me veo con capacidad ni conocimientos para poner gente en esa lista, y mucho menos para excluirla. No obstante sí hay gente que me ha inspirado y músicos que admiro mucho, pero a nivel personal. Pep Burguera, Juanjo Munera, Eduardo Diz, David Abellán, Óscar Abella, José Martínez, Àngel Torres, Eduardo Nogueroles… son algunos de los nombres que  me vienen a la cabeza perdonando a los que seguro se me han olvidado ahora mismo. Me gustaría aclarar que esta no es ninguna lista de admitidos ni excluidos, espero que no se entienda como tal.


Hablemos de TU EXPERIENCIA CON LA ENSEÑANZA:

Indícanos en que centros o eventos haz tenido la oportunidad de recibir clases (a tiempo completo, cursos, clases magistrales, etc.)

CMUS profesional A Coruña (60min semanales)

CSMIB, conservatorio superior de las Islas Baleares (90min individuales, aprox. 30min repertorio orquestal o contemporáneo semanales). Además teníamos numerosas masterclass cada año con profesores invitados. 

HSLU, universidad de Lucerna (90min semanales)

¿Crees que es importante que el alumno haga presentaciones públicas durante sus años de estudio? 

Creo que es importante en la educación de un intérprete. En muchas ocasiones no se presta tanta atención a la presencia en un escenario o la manera en la cual se interactúa con el público. Probablemente sea algo a corregir en la educación de España.

Una parte importante de la programación de los cursos está estandarizada y se basa en la idea de que el alumno domine el repertorio solo, a veces en detrimento del repertorio de grupos grandes (Orquesta y Banda), cuando de hecho, la mayoría de los estudiantes de Tuba y Bombardino van a ser profesores y / o miembros de una banda y, en menor medida, de una orquesta en el caso de las Tubas. En tu opinión :

¿Cómo debería abordarse este problema? ¿Qué tan importante crees que es incluir el aprendizaje y el dominio del repertorio orquestal como parte del plan de estudios del curso?

Si algo tiene de positiva la enseñanza en el mundo de la interpretación musical es que las lecciones suelen ser individuales. Esto otorga al docente una capacidad de flexibilidad enorme y creo que se debe sacar provecho de ello. Lo primero que debe saber un alumno en un estudio de grado es el futuro que le gustaría tener, o al menos una idea sobre el mundo que quiere descubrir. En base a ello el profesor puede adaptar el trabajo con el estudiante. Si el alumno quiere ser músico de orquesta se deberá aplicar una metodología, si quiere ser profesor otra y así sucesivamente. Estandarizar una enseñanza con tantas posibilidades, estando además en el mundo del arte, es desde mi punto de vista un error. 

¿Qué repertorio requerirías en el examen de ingreso?

Como he dicho en la pregunta anterior creo que estandarizar una enseñanza artística no es positivo. El músico debe escoger su repertorio. Sé que se busca la igualdad a la hora de competir, pero, ¿y si la competición es el error de base? En una escuela de música se deberían buscar intérpretes, no ejecutantes.

¿Qué aspectos valorarías más a la hora de decidir? ¿Musicalidad, entonación, ritmo, ...?

Para mí el control de la técnica base es lo más importante a la hora de escoger un alumno. Dentro de la técnica base yo incluiría el sonido, el ritmo, la entonación y la articulación. La musicalidad e interpreta-ción siempre serán un nivel superior. Si una vez controlado el instrumento y la partitura se puede escuchar a un músico aportando ideas el jurado lo apreciará muy positivamente. 


HABLANDO DE CUESTIONES TÉCNICAS:

Desde tu experiencia, ¿Podrías darnos tu opinión sobre los diferentes conceptos de sonido y qué características que a tu juicio lo definen, ¿la articulación, los tipos de instrumentos, la literatura?

No sé muy bien cómo enfocar esta pregunta, es un tanto complicado abordar el tema del sonido. Creo que el sonido es nuestra voz como músicos, y por suerte hoy en día podemos hacernos una a nuestra medida gracias a la variedad de instrumentos y a la técnica. Las escuelas, el diseño de un instrumento o una boquilla, las influencias de otros músicos… y por supuesto el gusto de cada uno. Son elementos que condicionan nuestro sonido y que somos responsables de controlar.

Consideras importante la influencia del idioma y la tradición musical de un país en el sonido y la forma de tocar de un intérprete?

El idioma podría afectar en algunos casos a la articulación, pero no creo que sea algo crucial para un músico. La tradición sí puede ser un gran elemento a tener en cuenta. Cuando voy al extranjero noto la gran diferencia entre los bombardinistas que vienen de la cultura de las Brass Bands y los que vienen de las bandas de viento. Personalmente me identifico más con la tradición de banda, pero la música que más me inspira en el mundo clásico seguramente sea el romanticismo tardío y las vanguardias del siglo XX. Que una tradición nos pueda condicionar no nos excluye de descubrir otras músicas. 


COSECHANDO EXITOS.

Eres un joven talento multipremiado en varios eventos de reconocido nivel dentro del mundo de la Tuba y el Bombardino. ¿Podría compartir con nosotros, algunas de tus experiencias en dichos eventos?

Recuerdo con especial cariño dos experiencias recientes, el Concurso Tuba Paris y el Concurso de la isla de Jeju.

Paris era mi primera competición internacional, era un reto bastante grande para mí. La preparación fue difícil, creo que empecé de verdad a trabajar en el repertorio dos meses antes del concurso. Lo más duro fue sin duda las vacaciones de Navidad. El COVID aún estaba bastante presente y los contagiados debían guardar cuarentena. El concurso se celebraba a finales de enero, con lo cual si me contagiaba corría el riesgo de arruinar todo el trabajo que había hecho. Pasé las vacaciones saliendo de casa lo justo y sin apenas ver a mis amigos, algo que se hizo duro, eran las primeras navidades un poco más libres… 

El concurso era exigente, el repertorio era muy difícil y había un nivel muy elevado. Recuerdo los nervios en los anuncios de los resultados de cada ronda. La verdad es que en todas las rondas sentí que había hecho un buen trabajo, pero si algo tienen estas competiciones es que no dependes solo de tí mismo. He de decir que no disfruto nada en los concursos… lo paso fatal. El jurado me otorgó el primer premio por unanimidad, además del magnífico feedback que tuve ocasión de pedir después de la resolución. Fue una experiencia muy bonita, conocí a gente con la que ahora tengo muy buena relación y la viví también con gente que aprecio mucho. 

El concurso de Jeju fue si cabe más especial, pero en ningún caso más fácil. Ya solo empezando por todas las dificultades que supusieron viajar a Corea del Sur. Empecé la preparación algo más de un mes antes del concurso. Pasé ese tiempo en el pueblo de mi madre, Beneixama, está en el interior de Alicante, y fue el lugar perfecto. Todo iba bien y estaba trabajando con ganas hasta que dos semanas antes del concurso me llega un correo diciendo que mi vuelo se había cancelado. Viví una semana en un infierno de llamadas a contestadores automáticos y correos sin respuesta que todavía no sé cómo resolví. Este viaje lo planeé con Sonia Bru, magnífica bombardinista que también vino al concurso y con la que tengo muy buena relación. Ambos vivimos un estrés inhumano… Evidentemente esto afectó a mi preparación, no es fácil trabajar con la intensidad que lo hacía, en verano, viendo gente de vacaciones y con la incertidumbre de no saber si podría siquiera volar a Corea. Afortunadamente terminamos por solucionarlo y conseguir nuestros vuelos. 

Lo más especial del concurso fue poder vivirlo acompañado de gente que aprecio tanto, como Pep Burguera, José Martínez (que estuvieron en calidad de jurado y artistas invitados) y Sonia, como ya mencioné. Con Pep fue muy bonito, él guardaba muchos recuerdos de cuando ganó el concurso, además, hacía bastante que no nos veíamos. Evidentemente él no podía puntuarme como jurado. 

El concurso en si fue más sencillo para mí que París. No en cuanto al nivel de los participantes, que era incluso más alto, pero sí en cuanto a las condiciones de pianistas, repertorio y horarios. Fue la primera vez que tocaba de solista junto a una orquesta y puedo decir que es una maravilla. Las cuerdas aportan un colchón de sonido lleno de colores sobre el cual puedo decir que disfruté tocando. El jurado me eligió por unanimidad, significó mucho tratándose de un jurado compuesto por auténticas estrellas del bombardino. 

La experiencia de Jeju no fue solo el concurso, sino también conocer una cultura tan diferente. La comida, la gente, el clima, la arquitectura misma… es un mundo completamente diferente, conocerlo fue un regalo. 


PARA CONCLUIR:

Las investigaciones realizadas y contrastadas coinciden en que se encuentran reconocidas históricamente cinco metodologías de enseñanza de la Tuba y el bombardino en mundo. La estadounidense, la inglesa, la francesa, la alemana y la rusa.

En tu experiencia, ¿Crees que la diversidad de intérpretes, instrumentos y la oportunidad de capacitarse en varias escuelas especializadas hace que se enriquezca y homogeneice la forma de tocar nuestros instrumentos?

Absolutamente, creo que enriquece, no estoy seguro de si homogeneiza, pero tampoco tiene por qué suponer algo positivo. La variedad es riqueza, a veces olvidamos eso cuando vemos algo tan diferente a nuestro concepto. 

¿Cómo ves la influencia de estas metodologías o escuelas en España?

Creo que es algo que afecta principalmente al mundo de la tuba, desafortunadamente en el bombardino no hay tanta variedad de opciones ni escuelas en España. 

José Manuel, un placer y un honor poder contar con tu experiencia y colaboración en este nuevo proyecto de entrevistas a jóvenes talentos e intérpretes de la Tuba y/o el Bombardino. 

Muchas gracias y mis mejores deseos.

Un abrazo fuerte.




martes, 30 de junio de 2020

"BETWEEN TUBAS and EUPHONIUMS...DAVE EARLL"

Today's interview is very pleasant for me, because it is a great friend, as well as a great interpreter of the Tuba and a teacher with excellent results.

Without further ado we begin.
  • Name and surname:
David Earll
  • What instruments do you use?
I play on the Willson 3050 FA-5 CC Tuba, Willson 3200 FA-5 XL F Tuba, and the Besson BE1065 Euphonium.
  • What manufacturer and model are the mouthpieces you use:
I use the Giddings Alan Baer Signature CC Mouthpiece on my CC tuba, the Giddings Alan Baer Signature F Mouthpiece on my F Tuba, and on Euphonium I play the very large Giddings DH-100 (I’m primarily a tubist, after all!).  I also used the Roger Bobo Symphonic and Roger Bobo Solo for many years before making the shift to stainless steel mouthpieces.

Let's talk about your education:
  • When and where did your studies on tuba euphonium start?
My serious studies on tuba began at the University of South Dakota for my Bachelors degree, then continued with both my Masters degree and Doctorate at Arizona State University.  Before college, I played tuba in my school bands and local city bands as well.
  • At what age?
I began playing the tuba in the 5th Grade, at age 9 in my school band.
  • What reasons or circumstances led you to study this instrument?
Our school’s band director visited our general music classes when I was in 4th grade to showcase all the instruments of the band and I was immediately drawn to the biggest of them!  Both of my grandfathers had been cornetists (one in dance bands and the other in the United States Army Bands), so my family was very supportive of me taking up a brass instrument.


Both of my parents taught at my school, so I would often practice in the school band room while I waited for them to finish their work.  I was very fortunate to have patient music teachers at my school who not only allowed for me to practice right by their offices, they often worked to help me while I practiced!  These outstanding early teachers helped me to fall in love with music, the tuba, and also showed me that it was my mission to help other young musicians to pursue their dreams.
  • Who were your main teachers?
My main teachers were Galen Benton, Larry Mitchell, Steven Sudduth, Michael Andersen, Kenneth Drobnak, Deanna Swoboda, and Sam Pilafian.  


As for his professional experience:
Please leave us a little account of his experience as a soloist, a member of chamber ensembles, orchestra, band, etc.
  • In Orchestra and / or Band:
I presently perform as the Acting Principal Tuba with the Cayuga Chamber Orchestra, which is based here in Ithaca, New York and I also serve as a substitute tubist with Symphoria, a larger symphony orchestra based in Syracuse, New York. 

Before moving to New York from Wisconsin, I served as the first-call substitute tubist with the Dubuque Symphony Orchestra for 5 years – some of my favorite times with them included their outreach and educational concerts for children and students.  During this time, I was also a member of the Tallgrass Brass Band and played CC tuba in their contrabass tuba section.

While I lived in Arizona I had the pleasure of performing in the tuba section with the Tempe Symphonic Wind Ensemble, and with the Salt River Brass Band (in both the bass tuba and contrabass tuba sections on F and CC tuba).
  • Metal & Chamber Ensembles:
Chamber music is my favorite way to express myself as a musician.  My biggest ongoing chamber collaboration is a duo with the phenomenal Norwegian Euphonium freelancer, Bente Illevold.  We started this international collaboration called The Northern Lights Duo after meeting at the AETYB Festival Madrid in 2018, and have roughly 2-3 tours with multiple performances and masterclasses each year.  

So far, the Northern Lights Duo has made appearances in the United States, Norway, and Spain and you can see one of our recent collaborative videos here: https://youtu.be/kXwG7FWMfVg.  

I have been part of one other international collaboration as well with the outstanding saxhorn players of Opus 333 (Vianney Desplantes, Patrick Wibart, Corentin Morvan, and Jean Daufresne) which we call The International Willson Low Brass Quintet, which has performed in France and Spain over the last several years featuring new music for 4 saxhorns and tuba.


My local chamber collaborations include two brass quintets.  I joined the Ithaca Brass when I became the Professor of Tuba/Euphonium at Ithaca College – this brass quintet focuses on bringing music to students throughout the Northeastern United States and also plays often at events at Ithaca College and Cornell University.  After joining the Cayuga Chamber Orchestra, I also became a member of the Cayuga Chamber Orchestra Brass Quintet which performs throughout the Finger Lakes region of New York.


When I lived in Wisconsin, I had two large chamber music projects that I performed regularly with for roughly 5 years.  While I taught at the University of Wisconsin-Platteville, I was a member of their resident faculty chamber group called Ensemble Nouveau.  This unique sextet included the following instruments: trumpet, clarinet, saxophone, horn, tuba, and percussion.  Ensemble Nouveau performed often throughout Wisconsin, Iowa, Illinois, and Minnesota featuring an eclectic and diverse repertoire.  

I also collaborated with Dr. Samantha Keehn, an excellent trombonist who teaches Trombone, Euphonium, and Tuba at Augustana College in Rock Island, Illinois in a duo called Sam & Dave’s Brass Extravaganza.  This duo toured regularly throughout the United States and had one extended tour in Germany featuring music for trombone, tuba, and multimedia (including electronic sounds, video, and images).

Before my work in Wisconsin, I also performed as a substitute tubist with Phoenix Chamber Brass (Arizona), the Sonoran Brass Quintet (Arizona), the Nautilus Brass Quintet (Massachusetts), and served as an interim tubist with the University of South Dakota Faculty Brass Quintet.


With the great "Opus 333 Saxhorn Quartet"
  • Solo concerts:
Generally speaking, I try to perform 2 or more solo tours in the United States and 1 international solo or chamber music tour each year.  I’ve been very lucky to perform as a soloist throughout the United States (with most of my appearances in the Midwest, South, Southwest, Southeast, and Northeast.  


Most of my solo appearances have been in collaboration with universities and colleges so that I can also work with students during my travels.  As an international solo artist, I have had the pleasure of appearing in: Norway, Spain, Germany, The Netherlands, Austria, Switzerland, France, and Hong Kong. 

I absolutely love traveling to perform, to make new amazing friends in the tuba/euphonium community, and to learn about the amazing traditions of performance and pedagogy with each new place that I visit.

In the upcoming years, my aim is to perform more often as a soloist with wind bands and orchestras.  
I recently had the pleasure of performing the Donald Grantham Tuba Concerto with Ithaca College Wind Symphony (you can see a video of this performance here: https://youtu.be/t6Ru43j4MIw), and have also appeared with as a soloist with: the University of Wisconsin-Platteville Wind Ensemble, The University of South Dakota Wind Ensemble, the Low Brass Summit 2017 Wind Ensemble, and numerous community wind bands.
  • Which uses warm-up exercises?

I like to incorporate many breathing exercises (taken from Sam Pilafian & Patrick Sheridan’s “The Breathing Gym,” Arnold Jacobs’ exercises, and more) as part of my warm-up and daily routine – this helps me to feel in control and steady as a player.  From there, I draw on a number of different playing exercises.  My favorites come from The Brass Gym (compiled and written by Sam Pilafian & Patrick Sheridan), but I also borrow some from Chris Olka, Arnold Jacobs, Emory Remington, and some of my own design (especially exercises in arpeggios and slurs over wide intervals).


Trying other topics of interest.
Here in Spain, in some centers it is considered that the Bombardino, is an instrument that should have its own specialization and, on the other hand, some believe that, as an instrumentalist, one must know and master the tuba and euphonium.

  • Could you give us your opinion on this and how would address this issue in the interests of education and training adapted to the necessary expertise required today?
I think that it is very difficult to be a world class performer on more than one instrument – I often encourage my students that are interested in playing both the tuba and euphonium at a very high level to start by focusing their practice on one instrument.  After they have achieved a high level of ability on one, then I encourage them to approach the secondary instrument while relying on the strength they developed on their primary.  I believe that this primary/secondary instrument approach allows for my students to focus and grow quickly as young musicians without spreading themselves too thin in the pursuit of two separate instruments at the same time.


Personally, I think of myself as a tuba specialist.  I will sometimes model on euphonium for my students in lessons, but I rarely perform on euphonium.  My passion is in the tuba, and I only encourage my students to pursue both euphonium and tuba to high level if that is in line with their career aspirations and long-term goals.  I think that those rare musicians who achieve a level of mastery on both tuba and euphonium are amazing and would love to learn more about the methods that they use to maintain both instruments at such a high level!



Let's talk about your teaching experience:
  • Tell us what learning centers you have taught (full-time professor, visiting professor, courses, lectures, etc.)
I teach as the Full-Time Professor of Tuba/Euphonium at Ithaca College, which is in Ithaca, New York, in the United States.  I have held this position for 2 years, and I teach all tuba and euphonium lessons, some brass chamber music, and a special course on breathing for wind players and singers.  I teach both students in their Bachelors and Masters Degree here at Ithaca College.

Before moving to New York, I taught for 5 years as a Full-Time Professor of Tuba, Euphonium, and  Trombone at the University of Wisconsin-Platteville.  During my time there, I taught all of the tuba, euphonium, and trombone lessons, courses on music history and world music, courses on music technology, coached brass chamber music, and also conducted a brass band.


  • How do you organize your classes and the subject in general?
While each student has their own individual trajectory, I have developed a rough 4-year course of study for my Bachelors students on both euphonium and tuba.  This course of study includes expectations for scales and modes, standard solos (sonatas, concertos, transcriptions, and unaccompanied works) and is designed to prepare students for an audition for a Master’s degree in performance.

When I teach chamber music, each session is tailored to fit the group that I am working with.  I focus on communication and fundamentals with younger groups, and with more advanced groups I work on musicianship, expression, and ensemble techniques.


  • How long are your classes?
Each of my students have an individual lesson with me for one hour every week during the school year.  In addition to these lessons, my studio comes together for one hour each week for a studio class where we discuss special tuba/euphonium topics, host guest artists, and allow for my students to perform for each other on a regular basis.


  • Do you think it is important that students make public appearances during his years of training? If so, recommend how many times it deems appropriate and what age or course. Elementary, vocational, higher?
I think that performing in public from early in a student’s development is so important.  As a musician, it is important to share what you are creating with other people and grow from the experience of performing.  I find that many students come to me with a great deal of performance anxiety/fear, and this can only be improved by practicing the art of performance in public.  I have found that regular performances in our Tuba/Euphonium Studio Class helps with this, and I often encourage my students to offer more recitals than are required by their degree as well.


  • Is there another teacher with your same specialty in the center where you teach?
I am the only tuba/euphonium professor at Ithaca College.  I am often able to offer one of my Master’s students a special scholarship called a graduate teaching assistantship which allows for them to assist me with teaching some of the tuba/euphonium-related music education classes here.


An important part of the course curriculum is standardized and is based on the idea that students master the repertoire alone, sometimes to the detriment of the repertoire of large groups (Orchestra and Band), when in fact, most students Tuba and euphonium will be teachers and / or members of a band and, to a lesser extent, of an orchestra in the case of Tubas.

  • In your opinion, how should this problem be addressed? How important do you think is include learning and mastery of the orchestral repertoire as part of the curriculum of the course?
I believe that the best music teachers (whether they teach lessons, band, orchestra, or any other music) are also phenomenal musicians – so I believe that these areas of study walk hand-in-hand.  The focus of my lessons is primarily in building: musical fundamentals, musicality through etudes and solos, technique through etudes, solos, and orchestral/band excerpts, and consistency through orchestral/band excerpts and scales/arpeggios.


As a teacher, it is important for my students to be multi-faceted performers.  I expect my students to be excellent ensemble players, fine solo musicians, and to be creative as they approach new music.  This wide base of skills helps to serve them whether they go on to be performers, educators, sound recording technicians, composers/arrangers, or into even more options in the music profession.


  • Tell us what is the admission process to access your learning center:
Prospective students apply to Ithaca College in addition to their application to the School of Music.  Their first application is reviewed by the College, which reviews their grade point average and some major test scores.  After this application, students must also prepare for their audition for my Tuba/Euphonium studio.  

This audition is 10 minutes for students applying for their Bachelor’s Degree and 20 minutes for students applying for their Master’s Degree which includes solo literature, orchestral/band excerpts, etudes, and scales.  In addition to this audition, students also take a placement exam for music theory/aural skills.  

Depending on which degree program a student is interested in (like: Music Education, Sound Recording Technology, Composition, etc) they will also have an interview with the area to which they are applying.


  • What it is required repertoire in the entrance exam?





From Bachelors applicants, I want to hear this at minimum:
-One complete solo with both lyrical and technical sections.
-One lyrical or one technical etude.
-Major and Harmonic Minor Scales.

From Masters applicants, I want to hear this at minimum:
-At least 2 contrasting solos (from different historical periods)
-3-5 Standard orchestral or band excerpts


  • Do you suggest any particular repertoire?
Yes, I have a recommended list of repertoire in each of these links above – but students are welcome to bring in other solos of a similar difficulty or more advanced level.  I encourage students to contact me about their repertoire selections if they are not on the list that I have created to help them prepare for their auditions. 


  • How many works are required and in what format (solo, with piano, studies, etc.)?
No piano accompaniment is required for either Bachelors or Masters applicants for my studio.  The number and format of works is determined by the level and length of the audition (10 minutes for Bachelors and 20 minutes for Masters).  


  • Is there a mandatory piece? If so, what is it?
There is no mandatory piece for entrance into my studio.

  • Approximately how long is the exam?
Our auditions are either 10 or 20 minutes.  In addition to this, Bachelors students take a Music Theory/Aural Skills exam which takes roughly 15 minutes.  Depending on their intended degree, they will also have an additional interview (with Music Education, Music Composition, or Sound Recording Technology faculty) that will take 10-20 minutes.


  • What aspects you value most in deciding? ¿Musicality, intonation, rhythm, …?
I look for students that have an excellent concept of sound and a developed sense of musicality.  I also encourage many of the students who come to audition for me to have a sample lesson with me, and I am always more interested in students who are inquisitive and open to trying new ideas in their practice.
  • If I had to choose (in a hypothetical situation), would preferably between student Tuba Euphonium or one?
Generally, my studio will have between 13 and 15 students and I like to have a relatively even split of euphonium and tubas.  My “perfect” number would be 7 Euphoniums and 8 Tubas.  When I have to make a choice, it will always be dependent on how many openings due to graduations that I will have in my studio.



About their work during the course.
  • What kind of repertoire you work primarily with your students? Solo, with piano accompaniment, chamber music, ....?
Solos with piano or chamber accompaniment, unaccompanied solos, lyrical and technical etudes, orchestral/band excerpts, chamber music, and fundamentals.





"The Northern Lights Duo" with Bente Illevold.

  • What format is examining LIMIT? Solo concert, piano recital ...?

At the end of each semester, my students perform a jury/final performance exam for all of the Brass Faculty at Ithaca College.  Typically, this jury involves a large-scale solo or a collection of orchestral excerpts.  In their first years, my students are also asked to play scales from memory in this jury.  In the semesters when my students perform a full recital they are not required to also perform a jury – but also must have another member of the brass faculty grade their recital in addition to me.


  • Does the student selects the works to play? or they are chosen by the teacher?


As we start each semester, I offer each of my students between 3 and 5 different solos for my students to try out.  From these initial solos, my students select 1 or 2 to focus on throughout the semester.   So, I feel that both of us collaborate together to come to a choice when it comes to solo repertoire. Generally, I also assign 1 technical and 1 lyrical etude for my students to work on each week (these are taken from many different books, but some of my favorites are: Arban’s Complete Method, Bordogni Vocalises, Blazevich 70 Studies/Advanced Musical Etudes, and Snedecor Low Etudes).  As they approach their 2nd and 3rd years of their Bachelor’s degree, I begin to exchange those etudes for excerpts.


When students prepare for their recitals, we often have a lot of discussion about what pieces should be prepared.  There must always be some representations of standard literature in my student’s recitals and I also expect them to have one chamber music selection.

My Master’s students have a little bit more flexibility in their repertoire selections – but I often encourage them to focus on developing a very high level of artistry on their instrument in preparation for upcoming auditions or ongoing study.  Generally, my graduate students will be studying several challenging selections of solo literature while also working on a rotation of standard orchestral/band excerpts.


  • Is there any work it deems mandatory? If so, what?

While I don’t have any mandatory solo requirements, most of my bachelor’s students will perform most of the following works before they graduate:



Tuba:

-Gregson Tuba Concerto

-Hindemith Tuba Sonata

-Vaughan Williams Concerto for Bass Tuba
-Stevens Triumph of the Demon Gods
-Broughton Sonata
-Wilhelm Concertino for Tuba
-Penderecki Capriccio


Euphonium:

-DeLuca Beautiful Colorado

-Capuzzi Andante & Rondo

-Bellstedt Napoli Variations
-Gordon Jacob Fantasia
-Horovitz Concerto
-Boccalari Fantasia di Concerto
-Gillingham Blue Lake Fantasies
-Cosma Concerto


SPEAKING OF TECHNICAL ISSUES:
  • Could you give us your opinion about different concepts of sound and what characteristics define, articulation, types of instruments, literature, if the influence of language and musical tradition in sound and way of playing is considered important ?
Having a full and resonant sound is very important – but I think that there is room for many interpretations of a great sound throughout the world.  I encourage my students to aim for a rich and ringing sound on both euphonium and tuba, and often work on placement of the tongue and jaw in order to find their sound concept.  Ultimately, our core sound is a very individual concept and I encourage my students to explore and model their ultimate sound after some of their favorite players.


I think that having a large tool box of different articulations and playing styles is very important – ensemble playing requires a different sort of articulation than solo playing, and playing in different styles of music (orchestral, jazz, transcriptions, unaccompanied, with piano) requires unique and controlled approaches.


I am a huge advocate for each student trying a large selection of different professional-quality instruments before choosing their horn.  Everyone’s face, tongue, mind, and playing is different, and we each need different instruments and equipment to make our jobs a bit easier as players.  There is no “one-size-fits-all” when it comes to horns and mouthpieces.

I think that it is very easy for us to get stuck with certain standard literature as we continue to teach, so I am so grateful that I have had the opportunity to travel internationally and learn about so many other new (to me!) selections and literature that I can share with my students or even perform myself!

This last question about the influence of language on musical tradition and sound is a phenomenal topic as a brass player.  The placement of our tongue, jaw, and openness of our throats plays have an enormous impact on our playing – and our native language changes all of these factors immensely.  

I love to hear the differences in sound concepts as I travel, and think that each of these contributes another very important facet to the diversity and international variety of tuba playing.  In my teaching, I spend quite a bit of time working with the different regional dialects of American English to help students gain a better understanding of their tongues and how to control their sounds.  


  • Tell us a bit about the manufacture of Tubas and / or Euphoniums and mouthpieces and tell us about your experiences and tastes of a particular manufacturer and why?
I’ve touched on this a little bit earlier, but I believe that each person will be drawn to different mouthpieces based on their needs as a player.  Generally, I start off my students with some of the following mouthpiece options:


Tuba: Conn Helleberg, Schilke 66, Roger Bobo Symphonic, PT-50

Euphonium: Schilke 51D, Steven Mead (or Ultra) 4, Brian Bowman 1


I have found that most of these mouthpieces are relatively in the middle of the available options for students.  After some experimentation, I may encourage a student to try other mouthpiece options depending on how their playing and skills develop over time.


  • Tell us about your experiences and tastes of a particular manufacturer and why?
I have been performing on Willson Tubas for nearly 10 years, and I really love my instruments.  I was invited to join the Willson Tuba Artist team in 2014, and have been performing exclusively on these tubas since then.

Although I have this connection with Willson, I think that it is important for each player to find the right instrument for them.  My students play instruments from many different makes and origins, and I encourage them all to experiment in order to find the right fit for them.



"From a Willson Exhibition with Polar Brass in Oslo, Norway."

IN CONCLUSION:
  • In your experience, do you think the diversity of performers, instruments and the opportunity to train in various specialized schools is homogenizing in interpretive centers already established? (Example: Russian, American, German-Austrian, English, etc.).
It is my hope that we continue to keep our different styles of playing around the world.  There is something important in having different schools of thought, different interpretations, and new ideas.  I think that a broad and diverse set of playing concepts helps to make the tuba and euphonium unique in the musical world, considering what young instruments that we are. 


I think that it is important for us to promote excellent musicianship and exciting new music for our instruments above a homogenization of playing style.  I think that versatile musicians who can play in many different styles and are open to new ideas will always be successful.  


Dave, it´s a big pleasure and an honor to count on your experience, collaboration in this series of interviews and long time friendship.
Thank you very much and my best wishes.
A big hug.
Thank you so much for including me in this wonderful project!  Such a great pleasure, and I cannot wait to see you again soon!